豐富古典音樂內涵 探索更多表現可能(創造性轉化創新性發展縱橫談)

核心閱讀

演奏家在努力深入瞭解經典後,要以其獨特的個人視角來豐富古典音樂內涵,爲這門藝術探索更寬廣的表現可能和更深邃的精神層次

我們要形成一套屬於自己的中國古典音樂體系,更好地與世界對話,更好地傳播我們的音樂

古典音樂重視聲音力度的對比,重視每個休止符的使用,以及有聲與無聲之間的美妙,欣賞古典音樂是讓人享受寧靜的時刻,在此過程中,我們可以真正認識自己

“每一個音階都不是孤立的”

記者:今年是作曲家貝多芬誕辰250週年,您剛剛在國家大劇院開啓貝多芬鋼琴獨奏世界巡演。貝多芬是大衆熟知的音樂家,他的作品音樂語彙豐富、風格變化多樣,具有強烈的創新精神。您如何理解貝多芬的作品並進行演繹?

牧野:這次貝多芬鋼琴巡演,對我來說既是榮幸,也是挑戰。其實,貝多芬作品早已經在我的巡演規劃之中。此前,我巡演過舒伯特肖邦的作品,他們的風格或精緻或浪漫,與之相比,貝多芬的音樂力量感十足,鋼琴家需要極強的意志和能量,才能通過演奏將其衝擊力展現出來。

貝多芬是個特別純粹的音樂家,一生秉持崇高的藝術使命。要走進貝多芬的世界,閱讀羅曼・羅蘭的《貝多芬傳》自不必說,小說《約翰・克里斯朵夫》以貝多芬爲原型,同時更着筆於當時波瀾壯闊的社會現實和細緻入微的人性刻畫,也是我案頭常備書。

就像作家在寫作時不僅考慮字義,還要講究字在句子裡的音樂性鋼琴演奏家也是如此。譬如貝多芬《C小調第五交響曲》,也就是大衆熟知的《命運交響曲》,以“短―短―短―長”這高度濃縮的四音動機作爲全曲發展的中心。這並不簡單,因爲它不僅將音樂的戲劇衝突發揮到極致,爲動機性管絃樂創作確立典範,同時蘊含着作曲家抵抗厄運的堅強意志和決心。每一個音階都不是孤立的,作爲演奏者要深入理解音樂內涵並展現出來。

記者:一些音樂評論家稱讚您是“原汁原味”的學院派演奏,您怎麼看待“原汁原味”和個人風格之間的關係?

吳牧野:古典音樂起源於歐洲,可能因爲我在巴黎學習、生活過很多年,更能體會那裡人們的生活方式、心理狀態。看一部作品純不純正,最重要的是細節。就像同一句話,讀的時候語氣不同、重音不同,表達的意思可能完全不同。

我覺得一首樂曲就是一個故事。如果說作曲家是故事概況和情節走向的設計者,那麼演奏者就是故事中的主角,他雖然要沿着故事脈絡推進,但人物性格、行爲舉止,包括如何與背景互動,需要演奏家自行發揮。每個音的輕重、音與音之間的空間和呼吸,都會給聽衆不同的感受,這就是“度”。我的老師是鋼琴家雅克・胡維耶爾,他在演奏技巧和藝術思想上給我很多指導,比如小節間的呼吸、節奏的把控等等。當把老師的經驗融會貫通後,還要突破它,因爲要形成自己的風格。正如一千個讀者心中有一千個哈姆雷特,每個人的知識結構不同、人生經歷不同,對同一部音樂作品的理解也是不一樣的。演奏家在努力深入瞭解經典後,要以其獨特的個人視角來豐富古典音樂的內涵,爲這門藝術探索更寬廣的表現可能和更深邃的精神層次。

“更好地傳播我們的音樂”

記者:通信技術的發達,縮短了人們之間的物理距離,藝術則可以進一步讓人們的心靈靠近。如何用古典音樂促進不同文化間的交流和對話?

吳牧野:古典音樂是全人類共同的財富,文明交流是互相借鑑、互相學習的過程。比如亞歷山大・塔霍法國著名鋼琴家,但他的技巧概念得益於俄羅斯鋼琴家格里戈裡・索科洛夫。

我創作的鋼琴曲《緣》,中國朋友認爲是中國音樂,法國朋友認爲是法國音樂,這讓我覺得很有意思。西方優美的詩歌能震撼我們,中文世界的唐詩宋詞翻譯到國外同樣能夠感動外國人。就像中國畫和西方有的畫派,無論技法表現還是繪畫理念,都有共通之處。

近些年,世界舞臺上出現不少有影響力的中國鋼琴家,在中國學習鋼琴的人很多,但我們迫切需要形成一套中國自己的古典音樂體系,更好地傳播我們的音樂。這不是說把幾部中國鋼琴曲彙集起來就可以了,而是需要衆多藝術家、音樂人�哿ν�心,一起努力。

“音樂最大魅力是感受當下”

記者:很多人認爲古典音樂門檻太高,很難聽懂,所以敬而遠之。怎樣讓更多人走近古典音樂?

吳牧野:音樂演出需要聽衆才完整,我希望讓聽衆感受到,他們是被邀請來的,我不願意臺上臺下有道無形的牆。這次貝多芬巡演的曲目,我整整思考了一年,選擇了幾首知名度比較高的曲子。比如《C小調“悲愴”奏鳴曲》第三樂章的“迴旋曲”,這首曲子從面世以來就非常流行,是衆多影視劇的背景音樂,也被許多音樂類遊戲收錄。我希望不熟悉古典音樂的觀衆能恍然大悟:原來經常聽到的這段旋律來自貝多芬。從而以此爲契機,走近古典音樂。

音樂是感性的,演奏則需要具有科學精神。比如聲音是震動而成,發出振動波,演奏者要了解物理學,懂得聲音如何變化、怎樣傳播。當振動波被聽衆接收後,會給人們帶來哪些感受,這又涉及心理學。一場演奏會的出場、亮相,演出時每一章節的停頓,曲子與曲子之間的空隙,這些細節會極大影響演出效果。觀衆看到鋼琴家的演奏舉重若輕、毫不費力,實際上是經過無數的嘗試、彩排才能達成的。

與鋼琴直接接觸的是手,但手只是第一關節,還有手腕、肘、肩膀,甚至脊椎,人的整個身體都要與眼前的樂器、彈奏的樂曲相融合。在練琴時,很多老師強調基本功,其實這個基本功就是前人在大量實踐中摸索出來的、能夠讓身體在演出時達到最佳狀態的一種訓練。剛入門的學生很難感受到基本功的作用,只會覺得它繁瑣異常,但隨着難度逐漸增加,就會發現基本功越紮實,演奏越得心應手。我在練琴之餘,會進行身體的訓練,以更好地激活並控制每一塊與彈琴相關的肌肉。

我非常喜歡機械。鋼琴可以看作是一個巨大的機器,需要強大的科學技術去駕馭。鋼琴的前身是古鋼琴。古鋼琴與現代鋼琴的內部原理大致相同,但二者的發聲方式有所不同。18世紀初,歐洲大陸音樂迅速發展,音量弱小的撥絃古鋼琴已不能滿足當時音樂家的需要,改以弦槌擊弦發音。具有強弱音變化的現代鋼琴發明出來後,琴聲更富有表現力。貝多芬正處於古鋼琴和現代鋼琴的交界之處,人們能明顯感受到他的《F小調“熱情”奏鳴曲》,音響層次更加豐富,這與當時演奏樂器的變化緊密相關。

記者:隨着科技的發展,當前人們的文化生活極大豐富,音樂特別是古典音樂不可取代的魅力是什麼?

吳牧野:音樂蘊含豐富、包羅萬象。人人都有創造、欣賞、分享音樂的能力,不一定非得演奏樂器,哼唱一小段旋律也可以。這是非常正向的力量,而且一點都不昂貴。

音樂最大魅力是感受當下。認真欣賞一首古典音樂作品可能要連續30分鐘的專注。聽衆和演奏者共同經歷一場音樂之旅所收穫的,最後會轉化成內在的精神力量。古典音樂重視聲音力度的對比、重視寂靜、重視每個休止符的使用。在喧囂的當代生活中,讓人得以享受片刻寧靜,在此過程中,我們可以真正認識自己。

製圖:趙�迫�